Ir al contenido principal

The Jimi Hendrix Experience - Electric Ladyland (1968)

Calificación:*****

Jimi Hendrix fue un genio que, pese a los pocos años que pudimos disfrutarle, marcó un antes y un después en la historia de la música. Eso es innegable. Por ello he sentido la necesidad de escribir esta humilde reseña sobre la que seguramente fue su gran obra. Justo en el día en que se cumplen 50 años de la publicación de “Electric Ladyland” presento este extenso análisis a modo de homenaje a una leyenda del Siglo XX.

En 1968 el nombre de Jimi Hendrix imponía mucho respeto. Y es que poco tiempo antes, junto a su The Jimi Hendrix Experience, banda que formó junto a Noel Redding al bajo y Mitch Mitchell a la batería, había lanzado “Axis: Bold As Love” un trabajo sublime que dejaba claro que el americano estaba en estado de gracia y que tenía algo especial. La creatividad y elegancia de este trabajo daba continuidad al auténtico bombazo que fue “Are You Experienced?”, primer álbum del trío, con el que Hendrix pasó de ser un músico más a un Guitar Hero.

Pero lejos de dormirse en los laureles o de orientar su sonido hacia las tendencias de la época, Hendrix siente la necesidad de volver a entrar en el estudio para dar a la luz al álbum más ambicioso de su carrera.  La necesidad de sofisticar su sonido, de abarcar diferentes terrenos musicales como el Rock, el Funk, el Soul o el Blues, y el deseo de explotar toda su imaginería dieron lugar a “Electric Ladyland”, un disco que puede no entrar a la primera escucha, pero que termina cautivándote y convirtiéndose en tu preferido del dios americano.

No obstante, todo este proceso de inspiración divina vivida por Hendrix en aquellos tiempos también trajo problemas al zurdo.

Chas Chandler, el mánager, productor y descubridor de Hendrix, tras varias peleas con el guitarrista durante el proceso de grabación debido a la división de opiniones que existía entre ambos (Chandler era partidario de unas composiciones más sencillas de estructura y duración, algo que no encajaba en la creativa mente del moreno). Esta pérdida obligo a Hendrix a convertirse en el productor del disco, adoptando una actitud de perfeccionismo a veces enfermizo que se traducía, en ocasiones, en grabaciones de cuarenta tomas para un mismo tema.

Pero este no era el único frente abierto. La relación de Hendrix con el bajista Noel Redding era cada vez peor. Noel se sentía infravalorado (normal cuando tienes de compañero a una leyenda) e ignorado en el proceso compositivo de los álbumes. Todas estas tensiones terminaron derivando en la disolución de la Jimi Hendrix Experience pocos meses después de que este disco saliera a la venta.  

Cabe añadir, como anécdota del álbum, que la portada original del álbum fue censurada por “contenido sexual”, algo que han sufrido otras bandas y artistas. No obstante, el caso de “Electric Ladyland” es un tanto peculiar. En un primer momento la compañía discográfica había decidido que el hecho de poner en la portada a un grupo de mujeres desnudas se correspondería bien con el título del disco, con el tipo de público que seguía a Hendrix (además de reivindicar la fama de mujeriego que tenía el de Seattle, aunque al propio músico no le gustaba esta portada) y con el sonido sensual de muchas de las canciones contenidas en el disco. Es curioso que una discográfica tome esta decisión. No obstante, no todo el mundo en la sociedad americana de los años sesenta veía bien aquel “exhibicionismo tetil” y la discográfica no tardó en cambiar la imagen de la portada por el icónico retrato que ha llegado hasta nuestros días. Tengo que reconocer que en mi colección de vinilos tengo el vinilo original con las chicas en pelota picada, lo que lo convierte en una auténtica reliquia, no por el desnudo en si sino por el hecho de ser casi una rareza. 

En un estudio neoyorquino este disco fue creado. Al mismo tiempo, comenzó la construcción de los Electric Lady Studios, propiedad del propio Hendrix, quien no vivió lo suficiente para disfrutarlos.

Dicho esto, es el momento de entrar en materia musical.

Una de las tantas cosas que engrandecieron la figura de Jimi Hendrix, además de su destreza casi inigualable a la guitarra, fue su gusto por incluir un amplio arsenal de efectos de estudio y de pedal en sus trabajos. El primer tema de este disco “And The Gods Made Love”, ejemplifica fielmente ese hecho, con una introducción construida a base de sonidos distorsionados de lo más extraña. Rápidamente entra el tema que da nombre al álbum, “Have You Ever Been (To Electric Ladyland) y comienza la música de verdad. Una pieza breve cargada de mucho sentimiento soul, unos grandes coros con falsete y numerosos arreglos de guitarra de primera categoría, que comienzan a disparar nuestra mente hacia atmósferas alucinógenas. No puedo olvidarme de destacar el papelón tan curioso de Mitch Mitchell tras la batería, marcando de una forma muy peculiar el ritmo.

“Crosstown Traffic” es un clásico mayúsculo del moreno. Rock directo, con mucha influencia del sonido americano y un feeling claramente funky, una distorsión de guitarra mucho más agresiva y una actuación realmente buena de Hendrix tras el micrófono. Una pieza imprescindible y que engrandece mucho este álbum.

Se para todo. Momento de uno de los grandes números de todo el trabajo. La guitarra comienza a ser punteada y Jimi dice eso de “I’m a voodoo chile, lord, I’m a voodoo chile”. Se viene otro de los momentazos del álbum y de la carrera de Hendrix. Un Blues de casi 15 minutos de extensión en el que la magia que este DIOS de las seis cuerdas acumulaba en sus manos resalta en todo su esplendor. Esa habilidad tan única del zurdo para cantar con acierto mientras introduce punteos de acompañamiento es algo que adoraré por siempre. Además, en esta canción participan dos grandes del Rock sesentero como Steve Winwood de Traffic al órgano y Jack Casady de Jefferson Airplane al bajo. Durante la canción se suceden numerosos solos del maestro americano. Todos estos, como podrás imaginarte querid@ lector/a, de un nivel de calidad tan alto que no existen calificativos suficientes cincuenta años después para definirlos adecuadamente. También Mitch hace una gran labor tras los parches, llegando a dar la sensación de que improvisa. Tras el primer gran solo de Jimi, la canción da un pequeño cambio, y el mito empieza a hablar de Júpiter y de sus minas de sulfuro, hasta que se arranca de nuevo en un eléctrico solo de guitarra con mucha presencia del vibrato y todo termina en una alucinante jam instrumental encargada de cerrar por todo lo alto este tema que ya solo de por sí, hace este disco una parada obligatoria.

Noel Redding fue el encargado de componer la siguiente pieza. “Little Miss Strange” suena bastante hippie, muy acorde a la época en la que nace este disco. Redding no tiene mala voz y hace una labor bastante aceptable, aunque yo sigo quedándome con los punteos cargados de distorsión que introduce el morenito, así como por los arreglos de acústicas que conforman, junto a la batería y el bajo, la base de la canción.

Canción curiosa esta “Long Hot Summer Night”. Pieza un poco más cercana al Garage Rock por la suciedad del sonido, pero con la esencia intacta de esta banda. Es una gran pista aunque haya quedado relegada a un segundo plano dada la cantidad de clasicazos que se dan cita en este álbum. Un buen tema antes de encontrarnos con la primera versión que la Jimi Hendrix Experience se marca en este álbum. “Come On (Let The Good Times Roll)”, original de Earl King, es llevada a otra dimensión con una nueva ración de punteos únicos y siempre sorprendentes con los que Hendrix hace suya la canción. Y es que, como volveré a decir más tarde, las canciones que Jimi y su banda decidían versionar acaban siendo de su propia cosecha.

Soy muy fan de “Gypsy Eyes” y su feeling tan pegadizo. Es una canción atractiva, con ese toque gamberro que a Jimi le gustaba introducir en sus composiciones, así como por la trabajada producción que este tema presenta (muchos efectos de estudio), logrando crear varias dimensiones dentro de la misma canción. Una vez más volveremos a ser testigos de otro despliegue de fraseos guitarreros que acompañan durante toda la canción al auténtico protagonista de este LP.  Mucho más peculiar es “Burning On The Midnight Lamp”, una canción más orientada hacia lo psicodélico (escuchar esto tras haber fumado LSD debe ser toda una experiencia) gracias a los efectos del wah-wah y al punteo principal. Tampoco tiene ningún desperdicio “Rainy Day, Dream Away” y su carácter bluesero (¡cómo suenan los solos!) que nos hace sentir que estamos en una especie de jam.

Posteriormente se viene sobre nosotros una composición de extensión considerable, pero también de mucha calidad, como “1983…(A Merman I Should Turn To Be), que se conecta a su vez con la pieza instrumental, o más bien de efectos sonoros, “Moon Turn The Tides…gently, gently, away”. Esta composición vuelve a poner de manifiesto el sonido característico de esta banda (con especial atención al Rock en su vertiente más psicodélica) ofreciendo una cantidad considerable de mareas infinitas de electricidad. Si tuviera que ponerle alguna pega, solamente sería su extensión, que en ocasiones puede resultar algo excesiva.

Algo muy curioso de “Electric Ladyland” es que nos encontraremos dos secuelas para un par de canciones del mismo álbum. La primera es “Still Raning, “Still Dreaming”, que continúa con el Rock de “Rainy Day, Dream Away”, ofreciendo otro buen puñado de riffs machacones que nos preparan el cuerpo para recibir una buena dosis de fuego, ese tema tan recurrente para Hendrix, de la mano de “House Burning Down”, una pieza destructiva, cargada de garra y sobrada de actitud. Los solos de guitarra en esta pista son auténticas joyitas desconocidas por muchos. Mención aparte para el festival de efectos que Jimi introduce al final de la canción. Un gran tema que precede a las que probablemente son las dos canciones más excelentes del plástico, así como las más famosas.

Llegamos a la pista número 15. Si hay una canción que terminó de consolidar a Hendrix como eterno y que deja claro que esa afirmación que dije un par de párrafos más arriba en la que decía que cualquier versión que firmaba Hendrix de un tema la hacía suya, esa es el cover del “All Along The Watchtower” del magistral Bob Dylan (amo a Dylan, pero el moreno es el amo y señor de esta canción). Hendrix llevó a otro nivel de perfección el trabajo previamente hecho por Bob, añadiendo su clase como guitarrista y su gusto por la distorsión a una canción que perdurará por los siglos de los siglos.

Y cuando creíamos que todo se había terminado, explota en nuestra jeta la final “Voodoo Child (Slight Return)” (secuela de “Voodoo Chile”), mi canción preferida de Hendrix y, para mí, lo mejor que nos dejó en toda su carrera. Listo como pocos, el bueno de Jimi tenía reservado para el final el que sería su billete hacia el Olimpo del Rock. “Voodoo Child” es sencillamente una exhibición de técnica y elegancia a las seis cuerdas, dos aspectos de los que este señor iba más que sobrado. La Fender escupe incendiarios punteos (bueno….en directo esto sí que, más o menos, fue literal) que destruyen progresivamente tu mente hasta dejarte en un estado de fantasía y placer indescriptibles. Amig@s mí@s, solo habrá un Hendrix.

A estas alturas no voy a descubrir nada alabando a Hendrix (siento mucho el hecho de haberme dejado llevar por la subjetividad), pero es que realmente no se han inventado todavía los adjetivos necesarios para definir esta leyenda americana. Para mí, y para muchos, “Electric Ladyland” no es solamente el mejor disco de Jimi Hendrix, sino que también es uno de los álbumes más grandes, imprescindibles y respetados de la historia del Rock. Menos de cinco estrellas no puedo ponerle a este LP.

Os dejo que voy a volver a escuchar el álbum jejeje

¡GRACIAS HENDRIX!  









Comentarios

Publicar un comentario

Te recomendamos leer...

Avatar - Don't Go In The Forest (2025)

Calificación: **** *(8) A finales de 2025 recibimos una nueva entrega —la décima de su carrera— de mis queridos Avatar, una de las formaciones más representativas del Metal Contemporáneo. Con cada lanzamiento, el grupo ha seguido escalando peldaños dentro de la escena actual. Cierto es que su más reciente “Dance Devil Dance” (2023), aunque volvió a demostrar la capacidad del quinteto para llevar su teatralidad y su mezcla de metal, groove y espectáculo a nuevas cotas, terminó sintiéndose algo por debajo de joyas previas como “Feathers & Flesh” o “Hail the Apocalypse”. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por la opinión de la crítica, Avatar jamás ha renunciado —ni lo hará— a seguir el rumbo que su instinto creativo les dicta. Y en este nuevo álbum, titulado “Don’t Go In The Forest”, la banda vuelve a dejarse guiar por su ambición y su empeño en no repetirse jamás. Desde el primer corte se percibe que quieren jugar sus cartas con el riesgo habitual. “Tonight We Must Be Warriors...

Crónica del Concierto de Volbeat en el Palacio Vistalegre, Madrid (31/10/2025)

Ni la avalancha de actividades con motivo de la festividad de Halloween por toda la capital logró eclipsar el magnífico espectáculo que ofreció Volbeat anoche en el Palacio Vistalegre madrileño. Confieso que era la primera vez que veía a los daneses en directo, y no pudo ser en mejor momento: el grupo atraviesa una etapa espléndida, presentando un disco notable como “God Of Angels Trust” y girando por Europa acompañado de dos propuestas muy interesantes, Bush y Witch Fever. Según la organización, la visita a Madrid rozó el lleno absoluto, convirtiéndose en la actuación más multitudinaria que Volbeat ha ofrecido hasta la fecha en nuestro país. El viaje desde Tenerife el mismo día del concierto y una inevitable parada para reencontrarme con viejos amigos me impidieron llegar a tiempo para el inicio de Witch Fever, formación de la que había oído hablar muy bien y que tendré que descubrir en otra ocasión. Tan justo fue el tiempo que apenas un minuto después de ocupar mi asiento en grada,...

Soulfly - Chama (2025)

Calificación: *** * *(7,5) “Chama” —palabra brasileña que significa “llama”, pero también “vocación” o “llamado”— es el decimotercer álbum de estudio de los siempre sólidos Soulfly. Al frente, Max Cavalera continúa liderando el proyecto junto a sus hijos Zyon Cavalera (batería y co-producción) e Igor Amadeus Cavalera en el bajo. Para este nuevo capítulo, el grupo parece decidido a recuperar el espíritu crudo y primitivo de su debut, pero sin caer en la simple nostalgia. Las expectativas eran altas tras el excelente “Totem” (2022), y la banda no decepciona. El álbum se abre con “Indigenous Inquisition”, una introducción instrumental que funciona como un auténtico ritual tribal. En poco más de dos minutos, entre percusiones, cánticos chamánicos y un riff denso, Soulfly nos arrastra a un mundo ancestral. Un arranque perfecto para preparar el cuerpo y la mente para lo que viene después. El primer sencillo, “Storm The Gates”, es un grito de guerra que parece sacado directamente de lo...

Volbeat - Seal The Deal & Let's Boogie (2016)

Calificación: *** * *(7,5) Cuando Volbeat lanzaron “Seal The Deal & Let’s Boogie”, allá por junio de 2016, ya no eran aquella banda underground que había sorprendido al mundo con su singular mezcla de Rockabilly, Metal y Hard Rock. Para entonces, se habían convertido en toda una institución del metal europeo contemporáneo. Este fue su sexto álbum de estudio y el primero tras la marcha del guitarrista original Thomas Bredahl, siendo el mismísimo Rob Caggiano (ex–Anthrax) quien tomó el relevo. El disco marcó una clara evolución en su sonido: más refinado, con un enfoque melódico aún más pronunciado y una producción pensada para grandes escenarios. Poulsen y compañía apuntaban directamente a los estadios, buscando equilibrar su ADN metálico con ese rock de raíces americanas que siempre los había inspirado. Aunque algunos los acusaron de haberse “ablandado”, lo cierto es que “Seal The Deal & Let’s Boogie” resulta un trabajo sumamente disfrutable —con algún tema algo más flojo, t...

Kiss - The Solo Albums (1978)

Corría el año 1978, y Kiss se había consolidado como una de las bandas más poderosas de la época, tanto en términos musicales como financieros. Sin embargo, las tensiones entre los miembros de la banda empezaban a surgir. La hostilidad se desató cuando Ace Frehley expresó públicamente su deseo de abandonar la banda para grabar su propia música, liberándose de la influencia de sus compañeros. Afortunadamente, Paul y Bill Aucoin lograron persuadir a Ace para que se quedara, proponiéndole la opción de grabar un álbum en solitario. Esto satisfizo al guitarrista, quien sugirió que cada miembro tomara un tiempo para grabar su propio disco en solitario para, pasado un tiempo, lanzarlos todos bajo el propio nombre del grupo. La idea no terminó de contentar a Casablanca, la discográfica que llevaba al grupo en aquel momento, quienes veían como descabellado el hecho de lanzar cuatro LPs en un solo día y las posibilidades más que altas de que esto se tradujera en pérdidas para esta como para ...

Mammoth WVH - Mammoth WVH (2021)

Calificación: **** Me pregunto qué se sentirá cuando compartes el mismo apellido que uno de los guitarristas más influyentes y más técnicos de la historia. El simple hecho de decidir dedicarte a la música como tu padre puede derivar en el siguiente proceso: en un primer momento, es más sencillo que la prensa musical te haga caso por ser “el hijo de…”, pero eso a la larga, más aún si el estilo que practicas es igual o muy parecido al de tu progenitor, puede terminar en odiosas comparaciones con él y tienes todas las de perder. Wolfgan Van Halen, el hijo del mismísimo EDDIE VAN HALEN, a quien siempre recordaremos con un cariño especial, ha roto un poco con esa tendencia y, a partir de mucho trabajo y de una habilidad envidiable para tocar guitarra, bajo y batería ha despertado el interés de numerosos artistas como Mark Tremonti o Clint Lowery para sus trabajos en solitario, aunque su mayor hito ha sido, sin duda, tocar junto a su padre en la reunión de Van Halen.   Con semejante...

Iron Maiden - Senjutsu (2021)

Calificación: **** (9) Realmente me parece increíble y emocionante el hecho de poder estar hablándote largo y tendido, querid@ lector/a, de un nuevo disco de Iron Maiden. Y aunque sé que muchos podéis imaginaros el porqué, os lo resumiré de la siguiente manera: ¿a quién no le emociona hablar de la banda más grande de la historia del Heavy Metal?   Está claro que no todos los seguidores supieron aceptar a Maiden tras el “Seventh Son Of A Seventh Son” (motivos que no entiendo, pero habrá que respetarlos) con esa típica muletilla de “yo les perdí la pista desde el SSOASS”. Está claro que hubo un bajón compositivo en la última etapa de Dickinson, especialmente notorio en “No Prayer For TheDying”, pero no creo que “Fear Of The Dark” baje del notable alto. Si ya entramos en la era de Blaze…sencillamente os digo que pocos discos han recibido un trato tan injusto como el “X-Factor” (1995), trabajo oscuro y rompedor que sentó las bases de los Maiden del nuevo milenio. Volvería Bruce a...

Rammstein - Zeit (2022)

Calificación: **** * (9) La maquinaria alemana sigue dando sus frutos. Lo nuevo de Rammstein suena por momentos como un logrado y sorprendente retorno a sus primeros esfuerzos discográficos, aunque tampoco renuncia a incluir elementos más contemporáneos, convirtiéndola así en una de sus obras más ambiciosas y variopintas.  En sus casi tres décadas de trayectoria, Rammstein ha logrado hacer algo de lo que no todas las grandes bandas de Rock y Metal pueden presumir: no dejar a nadie indiferente. No todo el mundo ha sido receptivo con el estilo musical de una de las bandas precursoras del Industrial Metal, así como por sus letras y videoclips, los cuales casi siempre suelen tratar temas que despiertan polémica (no olvidemos el más reciente revuelo despertado por el videoclip de “Deutschland” en el que, durante algunas escenas, aparecían vestido de judíos cerca de ser ahorcados para luego alzarse y ejecutar a las tropas Nazis). Podría decirse, si me lo permiten, que estamos habla...

Aerosmith - Night In The Ruts (1979)

Calificación: **** * Si algo nos ha enseñado la historia es que en la vida, por muy fuerte o persistente que parezca o sea, nada es eterno. La caída del Imperio Romano es un claro ejemplo de cómo hasta el más poderoso y dominador en cualquier momento puede ver cómo su castillo de naipes de viene abajo. Un caso similar, aunque en menores dimensiones si lo comparamos con los romanos, lo encontraremos en esta reseña. Aerosmith, ese quinteto de amigos que a principios de los 70 se habían unido para, poco a poco, ir ascendiendo hasta conseguir el reconocimiento internacional por su música gracias principalmente a "Toys In The Attic" y "Rocks", comenzó poco a poco a caer en desgracia, teniendo consecuencias a corto plazo muy graves en el núcleo de la banda. Ya en las sesiones de grabación del notable "Draw The Line", las tensiones entre algunos de los miembros comenzaron a palparse. La hostilidad se acrecentaba, además, por el excesivo consumo de ...

Atomic Rooster - Circle The Sun (2025)

Calificación: *** * *(7,5) Pocas personas hubieran apostado un duro por el regreso de Atomic Rooster en 2025, aquella banda británica fundada por el teclista Vincent Crane allá por 1969 que, aunque siempre quedó relegada a un segundo plano en la historia del Rock, firmó en sus primeros años obras fundamentales para el desarrollo del proto-metal y el Rock Progresivo, con discos imprescindibles como “Death Walks Behind You” (1970), “Made In England” (1972), “Nice ‘N’ Greasy” (1973) o el salvaje “Atomic Rooster”, que sin dudar incluiría entre mis álbumes predilectos de la célebre NWOBHM. Aunque esta resurrección cuenta con la aprobación de la viuda de Crane, lo cierto es que algunos seguidores no se han mostrado del todo conformes con que el proyecto mantenga el nombre de Atomic Rooster cuando solo queda un miembro original en sus filas: el guitarrista y vocalista Steve “Boltz” Bolton. Le acompañan Adrian Gautrey (teclados/voz), Shugg Millidge (bajo) y Paul Everett (batería). No seré y...